— MuroTRON

Archive
Exposición

Jornada de puertas abiertas en el nuevo local de la asociación Cultural Ajoblanco. El sábado 17 de diciembre desde las 11 hasta las 22 horas en Espacio Ajoblanco (c/ Santa Teresa, 3, Barcelona).

revolvemos

Más información: http://ajoblanco.org

Read More

Viernes  2 de diciembre entre 19:00 y 22:30
Storm AndDrunk Espacio
Travesía de la Encomienda, 3, 28012 Madrid

cruising4

Tenemos el placer de invitaros a el cierre y cuarta edición de #ProyectoCriuising que hemos estado realizando durante los últimos dos años, proyecto financiado por INJUVE.

Para este cierre colosal de un proyecto, que tanto amor nos ha dado y tantos experimentos expositivos, proyectos producidos y vivencias de calibre, hemos decidido invitar a Agnès Pe + Left Hand Rotation a hacer lo que quieran, siempre mano a mano, en nuestra sala. El resultado de Cruising 4, se llama Cruising 4. Ellas os explican mejor el proyecto ♥ :

CRUISING 4 es un random de encuentros fortuitos en tiempo irreal vividos y registrados entre Madrid y Lisboa, una ficción documentada en forma de sobre sorpresa.

HD fulero (no confundir con Full HD), cotidianos anónimos, noches de render, benditos absurdos y terror. Durante una semana han sido documentados hallazgos, manualidades y ensamblajes. Sin trucos. Sin tratos. El resultado: susto o regalo.

La proyección de estos fragmentos en random en Storm AndDrunk Espacio generará cada día una película diferente, que se proyectará siempre a la misma hora 19:00, cada día que esté abierto el espacio (martes, miércoles y jueves) hasta el día 22 de Diciembre.

Para esta inauguración os citamos a las 19h, para vernos las caras y hablar un poco del proyecto, y proyectaremos el primer visionado de la primera versión de la película a las 20h.

Sobre proyecto Cruising:

#ProyectoCruising es un proyecto expositivo experimental, en el que intentamos llevar la idea del cruising a otro nivel. A la creación artística. Al diálogo entre artistas. Para eso ponemos en contacto a dos artistas, haciéndoles una propuesta – sin reglas, sin intermediarios y sin límites – de creación mutua en nuestro espacio. Esos artistas son invItados a utilizar nuestro espacio como ese lugar de tránsito, de encuentro fortuito y pasional en el que fusionar, emitir, intervenir, desde sus lugares creativos y sus métodos de trabajo; para llegar a donde ellos quieran. Esas propuestas libres son de resultados impredecibles: desde una intervención conjunta, un diálogo entre sus trabajos, un vacío, una orden de alejamiento, un polvo, o un buen rato.

Para ello planeamos 4 “Cruisings”. Este proyecto comisarial en formato de ciclo expositivo experimental comienza en 2014 y finalizará en diciembre de 2016. Así que comenzamos la temporada en nuestro espacio, lanzándoos este flamante
#ProyectoCruising ha sido financiado por INJUVE.

Más información: https://www.facebook.com/storm.espacio/events#

Read More
annadot2

Foto: Pep Herrero

Until I am no longer able to stand és un projecte d’Anna Dot, que proposa convertir l’Espai Cub, de La Capella (Barcelona), en l’escenari per a la construcció d’un discurs filibusterista que tindrà lloc l’últim dia d’exposició del projecte. Aquest serà pronunciat amb l’objectiu d’endarrerir tant com es pugui l’hora pactada per al tancament de portes de La Capella. Durant els dies d’exposició, l’Espai Cub s’anirà preparant per esdevenir un espai que faciliti l’elaboració del discurs final, i s’hi faran assajos oberts previs a l’últim dia. El procés de treball passa, doncs, per l’apropiació de les normes del joc filibusterista per intentar tancar les portes de La Capella més tard del que estava previst. Es farà una reflexió al voltant d’aquesta pràctica i s’exposaran una sèrie de relacions amb altres conceptes i referències diverses, com ara alguns discursos filibusteristes pronunciats al llarg de la història, la literatura i la manera de fer de Michel de Montaigne, la deriva, l’art de callar d’Abbe Dionouart, l’horror vacui i els blind text, entre altres.

Les sessions obertes d’assaig i de construcció del Discurs Final tenen lloc el dies 5, 12 i 19 de juliol i 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, a partir de les 15h.

annadot

Foto: Pep Herrero

Until I am no longer able to stand es pot visitar del 22 de juny al 6 de setembre a La Capella (C/Hospital 56, Barcelona), en els següents horaris:

De dimarts a dissabte: de 12h a 20h.

Diumenges i festius d’11h a 14h.

Dilluns tancat.

Read More

Job Ramos
Si Can Palauet fos pla
I els homes van començar a pensar que podien controlar formes vives de la mateixa manera que podien controlar els objectes

Partint de les condicions de l’espai expositiu de Can Palauet, Job Ramos treballa analitzant la distància entre les coses. Aquesta “distància entre les coses” és un terme ambigu i pot referir-se a múltiples ítems diferents.

I precisament d’aquesta possibilitat difusa és d’on parteix aquesta proposta: mesurant la distància en mil·límetres entre on està una determinada superfície, respecte on aquesta hauria de ser.

Sales d’exposicions de Can Palauet
10.06.2016 | 10.07.2016
Horari:
De dimarts a diumenge de 6 a 9 del vespre;
Tancat els dilluns

Activitat a l’entorn de l’exposició:
06.07.16 | 19 h
L’arquitectura passejada
Conversa a peu dret per les sales de Can Palauet de la mà dels seus arquitectes, Montserrat de Torres i Isidre Molsosa, i de l’artista Job Ramos.
Entrada lliure

www.jobramos.net

job can palauet 2

frame job 21

 

¿Por qué mirar? Tres ensayos ejemplares
Valentín Roma


Las líneas que siguen a continuación son el resultado de algunas charlas previas con Job Ramos en torno a  su proyecto para Can Palauet, donde salieron conceptos como el de desnivel, ideas como reverberación, palabras como ideal, posibilidades como fracasar. Se trataba, por tanto, de establecer un puente lingüístico, existencial y político con dos extremos, en uno hallaríamos su propuesta, en otro un coro de voces que, desde las zonas huecas de la historia, trajese consigo algunas preguntas inoportunas, acaso la única cuestión desde la que detener todos esos hostigamientos donde se nos obliga a convertirnos en héroes o en héroes caídos.

Hay tres textos «fundacionales» para la teoría del arte que precisamente lo son porque sobrepasan –o ignoran– los límites de esta disciplina, porque sus excesos contribuyen a entender que en el error habita una suerte de compromiso con la verdad, una especie de desorden que es aquello que promete cualquier gesto improcedente.

El primero es el ensayo que Maurice Merleau-Ponty dedicó a Paul Cézanne, donde el filósofo investiga la psicología del artista atendiendo a algo tan anacrónico y tan poco verificable desde el punto de vista de la hermenéutica del arte como son las numerosas patologías que atravesaban el carácter de este pintor. Merleau-Ponty basa su estudio, titulado La duda de Cézanne (1945), en algunos testimonios de quienes le conocieron, en ciertos textos de época y en la observación de los lugares y las obras cezannianas.

Todo el texto parte de una premisa inicial: Cézanne carecía de un contacto sereno con el mundo pero su pintura no fue tanto un exorcismo de estas dificultades, sino un territorio de enunciación para ellas. Así, la insistente repetición sobre un mismo motivo iconográfico, eso que los historiadores llaman el método del aller sur le motif, sería más una imposibilidad de despegarse de lo equivocado que un plan de trabajo, más una fijeza obstinada en el error que una búsqueda de soluciones. Igualmente señala Merleau-Ponty hasta qué punto Cézanne evitaba cualquier roce físico con los individuos, sus huidas persistentes de la amenaza que eran los demás y, al mismo tiempo, cómo perseveraba en la representación de los cuerpos nunca proporcionados. Por último, y aludiendo al taller del pintor, una casa diseñada por él mismo en Aix-en-Provence, Merleau-Ponty certifica que aquel estudio no poseía «ninguna línea a nivel», las estanterías estaban torcidas pero proporcionadamente descuadradas, los ventanales no ocupaban el centro de la pared sino zonas asimétricas, las puertas o eran demasiado grandes o pequeñas en exceso, el suelo resultaba de una inestabilidad justa, como queriendo ocultar este fallo arquitectónico.

Hay quien explica tales disfunciones por la enfermedad ocular de Cézanne, algo que rebate el filósofo con un argumento impecable: ¿no es la desproporción cierto homenaje de lo exacto? ¿no hay en cualquier «tragedia» la venganza de un dato que fue insuficientemente atendido?

Desde esta perspectiva, el mundo, los objetos, los espacios y los cuerpos desnivelados que pintó Cézanne estaría enunciando algo más urgente que la añoranza de la simetría, estaría proponiendo el desorden como fundamento de toda aventura intelectual, estética y moral.

El segundo escrito al que conviene referirse es un caso clínico. Lo firmó Sigmund Freud en 1914 y tuvo como «paciente» al Moisés de Miguel Ángel, quien fue sometido a una auscultación más psiquiátrica que artística donde Freud determinó algo sustancial para el análisis de la conducta humana: Miguel Ángel no representó a Moisés durante su célebre ataque de ira contra el pueblo hebreo que había dudado de la fe a Dios, la estatua que se encuentra en la basílica de San Pietro in Vincoli en Roma no muestra al profeta enfurecido, tirando las tablas de la ley al suelo, sino un minuto después, en plena decepción con sus compatriotas y consigo mismo.

Este giro hermenéutico desde la cólera hasta la frustración, desde el deseo por controlar a una multitud hasta la imposibilidad de gobernar las expectativas es observado por Freud en un simple detalle iconográfico: la posición de la barba de Moisés, los pliegues del pelo facial y la mirada del profeta. El psiquiatra llama a dichos detalles «la escoria de la observación», estableciendo todo un programa de análisis para el arte y para los individuos basado precisamente en aquello que queda lejos de lo esencial, en las excrecencias de lo prioritario, no sólo distante del primer plano sino como una reverberación de algo oculto que se manifiesta, incluso cabría decir irrumpe, en medio de nuestras propias observaciones. Así, el lenguaje de la interpretación traería consigo un desvelamiento de los códigos que organizan lo invisible, sería, en palabras de Giorgio Agamben, un gesto restitutivo y profanatorio, traer los objetos desde el más allá de la sacralidad abstracta al más acá del uso humano.

El tercer y último texto es la sentencia de los magistrados Horacio Corti, Carlos Balbín y Esteban Centanaro (27 de diciembre de 2004) a propósito de la censura de una exposición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta Buenos Aires, promovida por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco I.

Este informe explora concienzuda e inesperadamente para el lenguaje judicial la idea de «arquitectura de lo imposible», investigando hasta donde hay identificación y transferencias entre imagen artística y realidad colectiva, hasta qué punto una obra simbólica resume un uso público y si, de ello, se deriva un arquetipo idealizado, trasladable como dogma de conocimiento.

Cabe calificar dicha sentencia a la manera de una definición sobre los límites de la visión social y no tanto como una regulación de lo prohibido y lo lícito. Es muy interesante el desplazamiento que los magistrados realizan desde la moralidad hasta la ocularidad, desde la creencia hasta los sentidos. En el fondo reinscriben el fundamento de la experiencia artística en el cuerpo que mira, en las capacidades de éste para encarnar un saber simbólico pero, al mismo tiempo, en su propia experiencia para desembarazarse de identificaciones literales. Es fascinante que el lenguaje jurídico permita deshacer un problema que la teoría del arte no logra afrontar radicalmente: el espectador estético se mueve entre extrañezas, camina a través de ideas que apenas se precisan y que son volubles o inapresables, antes que simbólico el lenguaje artístico posee un régimen disruptivo, cuyas intermitencias obligan a quienes lo ejercitan o lo usan a emplear una mezcla sucia de datos e impresiones, un cóctel desordenado de expectativas, certezas, personificaciones y fracasos.

Estos tres textos reflejan, cada uno a su manera, la potencia de lo desnivelado, la basura de la información descodificando la sustancialidad y el trasvase del ojo que suplanta una ética totalitaria. En cierto sentido promueven todo un proyecto de reinvención de la esfera artística mientras escuchan dónde dejamos de comprender objetos, espacios y personas; de algún modo plantean la pregunta estética por antonomasia, una de las grandes incógnitas fundacionales del conocimiento y de la sensibilidad colectiva e individual: ¿Por qué mirar?

Més informació: http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_exposicions/job-ramos-si-can-palauet-fos-pla/

Read More

El Ranchito Cuba-Finlandia-Japón

Desde el 15 de abril 2016 al 13 de mayo 2016 en Matadero Madrid

Hora: de martes a viernes de 16 a 21 h. Sábados, domingos y festivos de 11 a 21 h. Hasta las 22 h. desde el 3 de mayo.

ranchito

No sabemos volver solos es el título de esta edición de El Ranchito Programa de residencias Matadero Madrid – AECID que presenta el trabajo de diez creadores de España, Cuba y Finlandia seleccionados a través de convocatorias públicas que se han gestionado entre Matadero Madrid y los centros socios de esta edición: Artista x Artista en La Habana, HIAP en Helsinki y Tokyo Wonder Site en Tokio.

En esta ocasión se han seleccionado seis creadores españoles que han estado en residencia desde el 25 de enero durante 12 semanas. Son Andrea Canepa con el proyecto Anschauung, Arash Moori con Parasitic Noise; Belén con La nueva sinceridad; Fermín Jiménez Landa con El mal de la Taiga; Ferrán Pla con Lancelot Plissé; y Pedro Luis Cembranos con GALAXIA M-50 (para cinta magnetofónica y voz).

A principios de marzo se incorporaron a la residencia los creadores cubanos jorge&Larry, con el proyecto Estamos a merced del featuring, y Luis Manuel Otero con De la serie museos necesarios, y las finlandesas Anna Estarriola con Llega un mensaje post apocalíptico. Viene del futuro y Nastja Säde Rönkkö con A Walk with you / un paseo contigo; llevando a cabo un período de residencia de seis semanas.

El próximo otoño, los seis creadores españoles viajarán a los distintos países colaboradores para la segunda parte de su residencia: Andrea Canepa y Ferrán Pla en Tokyo Wonder Site, Fermín Jiménez Landa y Arash Moori en HIAP Helsinki y Belén y Pedro Luis Cembranos en Artista x Artista en La Habana.

Además de estos diez creadores conviven en los espacios de trabajo de la nave 16 dos estudiantes del Máster Universitario en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad Complutense y dos estudiantes del Máster en Instalaciones y Arquitecturas Interactivas y Efímeras de la Universidad Politécnica que desarrollan proyectos de mediación y arquitectura efímera en relación a esta edición del programa de residencias El Ranchito.

A las relaciones y posibles colaboraciones que surgen, crecen y se nutren en el contexto de la residencia, se suman las visitas privadas de profesionales vinculados a la cultura, agentes, comisarios y críticos, locales, nacionales e internacionales, que han pasado por aquí para conocer el trabajo de los creadores. Así como las del público que puede acceder desde este viernes 15 a los trabajos en proceso de los residentes.

Más información: http://www.mataderomadrid.org/ficha/5412/no-sabemos-volver-solos.html

Read More

Del 18 de marzo al 25 de septiembre en el CA2M
Inauguración: 17 de marzo

lareplicainfiel

Sunah Choi, Composition T, 2010 – 2015.

El 17 de marzo, día de la inauguración, será el 1º día de intensidad de la exposición. Se sucederán desde las 18:30 y hasta las 21:30 horas una serie de acontecimientos:

19:00 h. Conferencia del filósofo Tomás Pollán: Imitación. Emulación. Invención. El artista inimitable
20:00 h. Performance de Julio Jara: Filacterias Tir
20:30 h. Performance de Saskia Calderón
21:00 h. Performance de Suhan Choi: Composition T

Participan: Anna Boghiguian, Saskia Calderón, Sunah Choi, Bojana Cvejić, Virginia de Medeiros, Nuria Enguita Mayo, Carla Filipe, Isaías Griñolo, Julio Jara, Teresa Lanceta, Xavier Le Roy, Xisco Mensua, Anna Oppermann, Nacho París, Laurence Rassel, Inmaculada Salinas, Mladen Stilinović, Willy Thayer y Scarlet Yu.

Comisariada por Nuria Enguita Mayo y Nacho París, la muestra se plantea la relación, siempre compleja, entre la materia, el hacer del arte y las promesas implícitas en la idea original. Replicar significa reproducir un modelo de forma exacta, pero también admite una segunda acepción y es la que se refiere a la acción de contestar, denunciar un sentido y proponer uno diferente. La réplica infiel se interesa por la capacidad del arte para generar un sentido diferente, para cuestionar la relación del lenguaje con el mundo y participar en las luchas que intervienen en la construcción del significado .

El arte replica el mundo proponiendo nuevas semejanzas que subvierten las significaciones impuestas por los lenguajes dominantes. A la vez, en su propio hacer e intención creadora, el arte se transforma, corrige y traiciona la idea original del autor. Esto propicia la aparición de espacios destinados a la imaginación del espectador, para que rellene huecos, recree y de nuevo, traicione el sentido propuesto.
La exposición no ofrece un manual de instrucciones ni un único recorrido, sino una heterogeneidad de trabajos y voces reunidas que abren distintos horizontes de sentido, en un proyecto que se interroga sobre la potencia del arte en tanto que acto de habla e invención, en combate desde y contra su propio método.

CA2M Centro de Arte Dos de Mayo
Av. Constitución, 23
Móstoles, Madrid

Más información: http://www.ca2m.org/es/futuras/la-replica-infiel

Read More

*Del 21 de Gener al 28 de Febrer de 2016*

Primera edició d’un projecte organitzat pel Casal de Joves de Sant Just Desvern que acull a joves creadors/es locals i reflexiona sobre la idea de persona des de diferents disciplines artístiques. PERSONA té com a matriu una exposició col·lectiva que tindrà lloc a dos espais de forma simultània (el Celler de Can Ginestar i la Sala d’Art del Casal de Joves) i comptarà amb diferents propostes escèniques com a activitats paral·leles.

6853_1111470872210828_7553877104603487745_n

INAUGURACIÓ Exposició col.lectiva al Celler de Can Ginestar:
Dijous 21 de gener de 19.30h a 21h.
I a les 21:30h Cal Llibreter presentarà “Carta Blanca”, de Sònia Moll Gamboa i Clara Peya. (l’aforament és limitat)

INAUGURACIÓ Exposició col.lectiva a la Sala d’Art del Casal de Joves:
Dissabte 30 de Gener de 20h a 21:30h amb el musical atípic “Don’t steal my thunder” del Dídac Alcaraz.
I de 22h a 03h a la Sala Utopia del Casal de Joves la Jornada Escènica amb Machi Machín i Joana Riba, Piña (Clara Tena i Sara Fontán), Les Impuxibles (Ariadna i Clara Peya), 4thefrank (concert coordinat per OnAir JazzSeries) i Dj Guillermo.

Durant el mes de FEBRER al Celler de Can Ginestar actuarà la ballarina Lali Ayguadé + recital “Amb els peus descalços” de l’Helga Simon i la Clara Aguilar + projecció del nou vídeo de Piña, entre d’ ALTRES ACTIVITATS previstes.

Més informació: https://www.facebook.com/events/498177977050019/509031145964702/

Read More

SÁBADO 23 DE ENERO DE 2016, 19 H

Lugar: Atrio del MACBA.

Entrada: 5 €. Gratuito con la entrada general del Museo, carnés MACBA Amics. Aforo limitado. La entrada da acceso gratuito a las exposiciones hasta las 21 h.

macba_aircondition

5.586,24 m3
Otro juego especular y perequiano

Propone una situación entorno a la tensión entre comportamiento climático e inmunidad en el espacio del museo. Abriendo relaciones con la exposición Especies de Espacios comisariada por Frederic Montornés.

Iñaki Alvarez, artista visual, y Carme Torrent, que proviene de la arquitectura y la coreografia en danza, colaboran en el proyecto air-condition donde se explora el potencial del aire como elemento que forma parte importante de nuestras vidas colectivas.

Más información: www.air-condition.net

 

Read More

Castillos

Castillos y bodegones es una actividad que reúne a cuatro parejas de trabajo (artista + arquitecto) con el fin de realizar unas instalaciones en el espacio Salamina bajo una serie de condiciones: todas las obras deben durar una sola tarde, no pueden dejan huella en el lugar y deben utilizar materiales de construcción comunes. A partir de las 18h las parejas de participantes presentarán el resultado de su colaboración y aprovecharán para hablar de su trabajo en breves exposiciones.

 
Participantes
Jerónimo Hagerman + Beatriz Borque
Lucía C. Pino + María Langarita
Carlos Valverde + Pol Esteve
Luz Broto + AMOO (Aureli Mora/Omar Ornaque)

Espacio Salamina. c/ Salamina 37. Hospitalet de Llobregat (L1 Torrassa)

Viernes 17 de abril, de 18h a 23h


Organizado por
Moisés Puente, Miquel Mariné y David Bestué

+ Info: https://www.facebook.com/events/1657825717779000/

Read More

Coreografías para no bailar es un proyecto transmedia dedicado a los coreógrafos José Lainez y Concha Martinez introductores de la danza contemporánea en España. Se trata de una exposición, un documental y varios eventos alrededor de la danza. Proyecto comisariado por Las Negras Productions.

Coreografías para no bailar is the first project devoted to the choreographers José Lainez and Concha Martínez, introducers of contemporary dance in Spain.  Curated by Las Negras Productions is a transmedia product: an exhibition, a documentary and dance events.

Cabecera web

+ INFO:

http://lasnegrasproductions.com/lainez/

 

Read More