Archive for NauEstruch

AccNeo I D – thePAccNeo I D – theP

Máquinas performativa: Presentación de dos proyectos residentes.

NauEstruch programa la presentación de dos proyectos residentes en nuestro Espacio para las Prácticas performáticas relacionados con robótica. En primer lugar, una retransmisión en streaming desde Granollers nos traerá la presentación del proyecto de creación de un robot performer de Accneo Grupo, un proyecto colaborativo en curso entre la Fábrica de las Artes Roca Umbert y L’Estruch. Acto seguido, la artista brasileña Anaisa Franco nos presentará el pulmón artificial que ha estado produciendo a lo largo de la que ha sido su residencia esta última otoño en NauEstruch.

AccNeo ID presenta ‘zombie experience’, el primer modelo de prótesis tecnológica theP.

theP es un proyecto de generación performática a partir de ingenios que hibridan el cuerpo humano y la microelectrónica. El objeto de estudio es la performance en potencia y los ejecutores, también en potencia, de la misma performance. Es decir, se pretende idear un set-performático, a partir del cual se puede diseñar de forma interactiva arte de acción, así como llevar a cabo comportamientos rehuyendo la interpretación a la acción. La prótesis proporciona una serie de órdenes que el performer debe ver como imperativos categóricos. La comunión entre ser humano y aparato tecnológico entre en ocasiones en conflicto debido a las competencias que se le otorgue a la máquina ya su propia intuición a la hora de tomar decisiones sobre el hecho mismo de la acción.

‘zombie experience’ es un set-performático basado en la filosofía master / slave que se apropia del protocolo de comunicación IR de un mando AKAY y que es capaz de generar una pieza vivencial donde se desdibujan las fronteras espacio-espectador-obra.

www.rocaumbert.cat/espaidartsMàquines Performatives: Presentació de dos projectes residents.

NauEstruch programa la presentació de dos projectes residents al nostre Espai per a les Pràctiques Performàtiques relacionats amb robòtica. En primer lloc, una retransmissió en streaming des de Granollers ens portarà la presentació del projecte de creació d’un robot performer d’Accneo Grup, un projecte col·laboratiu en curs entre la Fàbrica de les Arts Roca Umbert i L’Estruch. Acte seguit, l’artista brasilera Anaisa Franco ens presentarà el pulmó artificial que ha estat produint al llarg de la que ha sigut la seva residència aquesta darrera tardor a NauEstruch.

AccNeo I D presenta ‘zombie experience‘, el primer model de pròtesi tecnològica theP.

theP és un projecte de generació performàtica a partir d’enginys que hibriden el cos humà i la microelectrònica. L’objecte d’estudi és la performance en potència i els executors, també en potència, de la mateixa performance. És a dir, es pretén idear un set-performàtic, a partir del qual hom pot dissenyar de forma interactiva art d’acció, així com portar a terme comportaments tot defugint la interpretació a l’acció. La pròtesi proporciona un seguit d’ordres que el performer ha de veure com a imperatius categòrics. La comunió entre ésser humà i aparell tecnològic entre en ocasions en conflicte degut a les competències que hom li atorgui a la màquina i a la seva pròpia intuïció a l’hora de prendre decisions sobre el fet mateix de l’acció.

‘zombie experience’ és un set-performàtic basat en la filosofia master/slave que s’apropia del protocol de comunicació IR d’un comandament AKAY i que és capaç de generar una peça vivencial on es desdibuixen les fronteres espai-espectador-obra.

www.rocaumbert.cat/espaidarts

Jaume Ferrete – LES TÈCNIQUESJaume Ferrete – LES TÈCNIQUES

Las técnicas es un acto en vivo y una pieza sonora, en la que Ferrete mira de seguir y ampliar la línea abierta en trabajos anteriores, en los que hacía una exploración performativa de estrategias para la personificación de la voz hablada. Es decir, una voz que ya no se percibe como la expresión oral de un individuo concreto, sino como un cúmulo de características dispares pero reconocibles: lenguaje, cadencia, efectos, etc. Una voz que, por decirlo así, se convierte en “persona” en sí misma. Con Las técnicas Ferrete acerca a este fenómeno desde otro proceso de personificación: el de los animales. Animales que hablan, animales que nos cantan, animales que, como si fueran las marionetas de un ventrílocuo, parecen estar poseídos de humanidad. Animales que corporizan y personifican las características y los relatos con las que nos explicamos y que nos definen.

El título de esta intervención hace una referencia velada a un texto de Marcel Maus: Las techniques du corps, en la que el sociólogo reconoce la existencia de “maneras de hacer con el cuerpo”: de caminar, de gesticular, de comida .. . que se transmiten culturalmente. Así, Ferrete parece estarse refiriendo a unas técnicas de la voz, o “maneras de hacer con la voz” que estarían circulando o que podrían ponerse en circulación, como signos de transmisión cultural.

Jaume Ferrete (Mollet, 1980) licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, ​​colaborador del Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra y activo como artista desde el año 2009 en el contexto local: San Andrés Contemporáneo, Bienal de Arte de Valls, Àngels Barcelona, ​​KKKB, Galería Nogueras Blanchard, Sala de Arte Joven, Antigua Casa Haiku, Barcelona Producción; e internacional: Helsinki International Art in Residence Program, Urban Video Project New York. Ferrete hace un uso intensivo de estrategias y procedimientos de carácter conceptual. En su trabajo es transversal el lenguaje como herramienta y objeto de interés, en particular el habla y lo oral.Les tècniques és un acte en viu i una peça sonora, en què Ferrete mira de seguir i ampliar la línia oberta en treballs anteriors, en els quals feia una exploració performativa d’estratègies per a la personificació de la veu parlada. És a dir, una veu que ja no es percep com l’expressió oral d’un individu concret, sinó com un cúmul de característiques dispars però recognoscibles: llenguatge, cadència, efectes, etc. Una veu que, per dir-ho així, esdevé “persona” en si mateixa. Amb Les tècniques Ferrete s’acosta a aquest fenomen des d’un altre procés de personificació: el dels animals. Animals que parlen, animals que ens canten; animals que, com si fossin les titelles d’un ventríloc, semblen estar posseïts d’humanitat. Animals que corporitzen i personifiquen les característiques i els relats amb les quals ens expliquem i que ens defineixen.

El títol d’aquesta intervenció fa una referència vetllada a un text de Marcel Maus: Les techniques du corps; en què el sociòleg reconeix l’existència de “maneres de fer amb el cos”: de caminar, de gesticular, de menjar… que es transmeten culturalment. Així, Ferrete sembla estar-se referint a unes tècniques de la veu, o “maneres de fer amb la veu” que estarien circulant o que podrien posar-se en circulació, com a signes de transmissió cultural.

Jaume Ferrete (Mollet, 1980) llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, col·laborador del Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra i actiu com a artista des de l’any 2009 en el context local: Sant Andreu Contemporani, Biennal d’Art de Valls, Àngels Barcelona, KKKB, Galeria Nogueres Blanchard, Sala d’Art Jove, Antiga Casa Haiku, Barcelona Producció; i internacional: Helsinki International Art in Residence Program, Urban Video Project New York. Ferrete fa un us intensiu d’estratègies i procediments de caire conceptual. En el seu treball és transversal el llenguatge com a eina i objecte d’interès, en particular la parla i allò oral.

AO VISTO POR OA – Antonio OrtegaAO VIST PER OA – Antonio Ortega

AO es Antonio Ortega. OA es Oscar Abril Ascaso, habitualmente OAA. AO es uno de los artistas visuales con un sustrato performático más trascendente e interesante de nuestro país estos últimos veinte años. OA es curador y responsable de NauEstruch, Espacio para las Prácticas performáticas.

En la gramática expositiva de NauEstruch destaca una voluntad explícita para constituirse en un marco de convergencia entre una atención mayoritaria a artistas actualmente emergentes con un ejercicio de reivindicación de la producción de otros artistas más veteranos pero que han representado una aportación significativa importante y influyente dentro del territorio híbrido de las artes visuales de sustrato performático. AO es, desde hace veinte años, uno de esos artistas de referencia en nuestro contexto.

AO visto por OA es una muestra documental de la producción artística de Antonio Ortega más vinculada a las prácticas performáticas estos últimos veinte años, comisariada por Oscar Abril Ascaso. Una mirada a una obra que es, a la vez, una mirada lúcida y corrosiva a los mecanismos de la práctica artística. Pero, igualmente, una mirada a una obra indisociable, en sus orígenes, a la efervescencia de las prácticas performativas en nuestro país a principios de los noventa.

ANTONIO ORTEGA, 1968.

Licenciado por la Universidad de Barcelona (Bellas Artes), completa la formación en ENSBA Paris (atelier Boltanski), en 1991. Colaboró ​​con la London Biennale 2000. Estuvo becado por el programa Atelierstipendium Stadt Moenchendladbach en 2002. Fue invitado por el OK Centrum de Linz a realizar un “commisioned work in Residency” en 2006. Ha hecho talleres en Las Laboratoires de Aubervilliers, Paris, en la QUAM, en BBAA de Barcelona o la UAM de Madrid. Fue responsable de actividades y educación del CASM, 2003-2008 y actualmente está en el departamento de Artes Visuales de la Escuela Massana. Sus últimos proyectos han sido en Innsbruck, Phoenix, Moenchengladbach y Londres.AO és Antonio Ortega. OA és Oscar Abril Ascaso, habitualment OAA. AO és un dels artistes visuals amb un substrat performatic més transcendent i interessant del nostre país aquests darrers vint anys. OA és curador i responsable de NauEstruch, Espai per a les Pràctiques Performàtiques.

A la gramàtica expositiva de NauEstruch destaca una voluntat explícita per constituir-se en un marc de convergència entre una atenció majoritària a artistes actualment emergents amb un exercici de reivindicació de la producció d’altres artistes més veterans però que han representat una aportació significativament important i influent dins el territori híbrid de les arts visuals de substrat performàtic. AO és, des de fa vint anys, un d’aquests artistes de referència en el nostre context.

AO vist per OA és una mostra documental de la producció artística d’Antonio Ortega més vinculada a les practiques performàtiques aquests darrers vint anys, comissariada per Oscar Abril Ascaso. Una mirada a una obra que és, a la vegada, una mirada lúcida i corrosiva als mecanismes de la pràctica artística. Però, igualment, una mirada a una obra indissociable, en el seus orígens, a l’efervescència de les pràctiques performatives al nostre país a principis dels noranta.

ANTONIO ORTEGA, 1968.

Llicenciat per la Universitat de Barcelona (Belles Arts), completa la formació a E.N.S.B.A. Paris (atelier Boltanski), el 1991. Va col·laborar amb la London Biennale 2000. Va estar becat pel programa Atelierstipendium Stadt Moenchendladbach el 2002. Va ser convidat per l’OK Centrum de Linz a realitzar un “commisioned work in residency” el 2006. Ha fet tallers a Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris; a la QUAM, a BBAA de Barcelona o a la UAM de Madrid. Va ser responsable d’activitats i educació del CASM, 2003-2008 i actualment està al departament d’Arts Visuals de l’Escola Massana. Els seus darrers projectes han estat a Innsbruck, Phoenix, Moenchengladbach i Londres.

TACRES: SPEAKING CORNER – Antonio OrtegaTACRES: SPEAKING CORNER – Antonio Ortega

PRECIO: 45€

TACRES presenta SPEAKING CORNER

Taller en torno a la conferencia como práctica performática.

Últimamente, la conferencia está convirtiendo en un género artístico en sí mismo. Más aún, bajo el reino del power point y del keynote, entra en el terreno de las artes escénicas y las maneras de presentar los contenidos se refinan y se amplían performàticament. En el siglo de la performatividad, la conferencia es la reina.

Antonio Ortega es uno de los artistas visuales de nuestro país mas íntimamente comprometido con las prácticas performáticas y la reflexión meta-artística. Ortega dirige el taller Speaking Corner en torno a la conferencia como práctica performática, en el que mostrará este fenómeno desde la óptica cultural, social y empresarial, los precedentes y la actualidad de este ámbito artístico y los métodos de presentación. Varios especialistas abordarán la cuestión desde cada una de estas perspectivas. El objetivo del taller será la presentación del trabajo de los participantes en el teatro del Estruch.

Este taller teórico y práctico se dirige a cualquier persona, venga del mundo del arte o de cualquier otro ámbito, que esté interesada en las posibilidades de la conferencia como vehículo de presentación u objetivo de su trabajo. Los interesados ​​debe enviar propuesta de participación en estruch@ajsabadell.cat, poniendo en el asunto “Participación Speaking Corner”.

El taller contará con la participación del investigador cultural José Luis de Vicente o el colectivo artístico WeAreQQ, entre otros ponentes.

En colaboración con la Escuela Illa.

Viernes alternos DEL 4 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL A LAS 17 H.

PRESENTACIÓN PROYECTOS CONFERÈNCIALS EL MARTES 19 DE ABRIL AL TEATRO DEL ESTRUCH.


PREU: 45€

TACRES presenta SPEAKING CORNER

Taller a l’entorn de la conferència com a pràctica performàtica.

Darrerament, la conferència està esdevenint un gènere artístic en sí mateix. Mes encara, sota el regne del power point i del keynote, entra en el terreny de les arts escèniques i les maneres de presentar els continguts es refinen i s’amplien performàticament. En el segle de la performativitat, la conferència es la reina.

Antonio Ortega és un dels artistes visuals del nostre país mes íntimament compromès amb les pràctiques performàtiques i la reflexió meta-artística. Ortega dirigeix el taller Speaking Corner a l’entorn de la conferència com a pràctica performàtica, en el qual mostrarà aquest fenomen des de l’òptica cultural, social i empresarial, els precedents i l’actualitat d’aquest àmbit artístic i els mètodes de presentació. Diversos especialistes abordaran la qüestió des de cadascuna d’aquestes perspectives. L’objectiu del taller serà la presentació del treball dels participants al teatre de l‘Estruch.

Aquest taller teòric i pràctic s’adreça a qualsevol persona, vingui del món de l’art o de qualsevol altre àmbit, que estigui interessada en les possibilitats de la conferència com a vehicle de presentació o objectiu del seu treball. Els interessats heu d’enviar proposta de participació a estruch@ajsabadell.cat, tot posant en l’assumpte “Participació Speaking Corner”.

El taller comptarà amb la participació de l’investigador cultural Jose Luis de Vicente o el col·lectiu artístic WeAreQQ, entre d’altres ponents.

En col·laboració amb l’Escola Illa.

DIVENDRES ALTERNS DEL 4 DE FEBRER AL 15 D’ABRIL A LES 17 H.

PRESENTACIÓ PROJECTES CONFERÈNCIALS EL DIMARTS 19 D’ABRIL AL TEATRE DE L’ESTRUCH.

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES D’ARTS VISUALSCONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES D’ARTS VISUALS

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE ARTES VISUALES EN LOS TALLERES DE NAUESTRUCH DEL ESTRUCH

Invierno – Primavera 2011

NauEstruch, el espacio de artes visuales de la Fábrica de Creación de Artes en Vivo L’Estruch de Sabadell, hace pública la convocatoria de residencias de Invierno-Primavera 2011.

NauEstruch es el área de L’Estruch orientada a las artes visuales especializada en proyectos artísticos vinculados a las prácticas performáticas.

Las convocatorias de NauEstruch dirigen a todos los artistas que quieran desarrollar un proyecto artístico, dentro de cualquier disciplina artística (instalación, vídeo, fotografía, intervención, nuevos medios, etc.), Vinculado a las prácticas performáticas (acción, teatro , danza, artivismo, happening, intervenciones urbanas, artes locativas, etc.), a presentar una propuesta de residencia para los meses de febrero a abril de 2011.

NauEstruch dispone de varios talleres de producción en la NauSud, una nave de quinientos metros cuadrados en L’Estruch, y un centro de producción multimedia, MediaEstruch, perfectamente equipado para el desarrollo de los proyectos seleccionados.

NauEstruch ofrece, igualmente, la posibilidad de residencia gratuita en L’Estruch, bajo depósito de fianza, a aquellos artistas que requieran de vivir en Sabadell durante los meses de producción de su proyecto. El Estruch dispone, igualmente, de una sala de exposiciones y de un teatro para la exhibición posterior de los proyectos artísticos realizados en residencia.

Los artistas interesados ​​en desarrollar un proyecto de creación en NauEstruch durante los meses de febrero a abril hay que presenten una solicitud por correo electrónico a almudena@ajsabadell.cat, explicitando en el asunto del mensaje “Solicitud Residencia NauEstruch” . Los solicitantes deben hacer constar una breve biografía y una introducción al proyecto artístico que desean producir durante la residencia.

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES D’ARTS VISUALS ALS TALLERS DE NAUESTRUCH DE L’ESTRUCH

Hivern – Primavera 2011

NauEstruch, l’espai d’arts visuals de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu L’Estruch de Sabadell, fa pública la convocatòria de residències de Hivern-Primavera 2011.

NauEstruch és l’àrea de L’Estruch orientada a les arts visuals especialitzada en projectes artístics vinculats a les pràctiques performàtiques.

Les convocatòries de NauEstruch s’adrecen a tots els artistes que vulguin desenvolupar un projecte artístic, dins de qualsevol disciplina artística (instal·lació, vídeo, fotografia, intervenció, nous mitjans, etc.), vinculat a les pràctiques performàtiques (acció, teatre, dansa, artivisme, happening, intervencions urbanes, arts locatives, etc.), a presentar una proposta de residència per als mesos de febrer a abril de 2011.

NauEstruch disposa de diversos tallers de producció a la NauSud, una nau de cinc-cents metres quadrats a L’Estruch, i un centre de producció multimèdia, MediaEstruch, perfectament equipat per al desenvolupament dels projectes seleccionats.

NauEstruch ofereix, igualment, la possibilitat de residència gratuïta a L’Estruch, sota diposit de fiança, a aquells artistes que requereixin de viure a Sabadell durant els mesos de producció del seu projecte. L’Estruch disposa, igualment, d’una sala d’exposicions i d’un teatre per a l’exhibició posterior dels projectes artístics realitzats en residència.

Els artistes interessats a desenvolupar un projecte de creació a NauEstruch durant els mesos de febrer a abril cal que presentin una sol·licitud per correu electrònic a almudena@ajsabadell.cat, tot explicitant a l’assumpte del missatge “Sol·licitud Residència NauEstruch”. Els sol·licitants han de fer constar una breu biografia i una introducció al projecte artístic que desitgen de produir durant la residència.

TALLER D’INCERTESESTALLER D’INCERTESES

Escuela móvil presenta:

TALLER DE INCERTIDUMBRES

Txiki Berraondo, Roberto Fratini y Roger Bernat.

16,17 y 18 de diciembre (17,00 a 21,00 h): Taller 1, NauEstruch.

20 de diciembre: Paseos individuales con los participantes.

4 días de bostezos, nimiedades, abulia y melancolías alrededor de nada esencial y de la esencialidad del nada…

El taller va dirigido a artistas interesados ​​en cerrarse durante 4 días con los directores del taller, conviviendo en ella el límite peligroso de un aburrimiento sin fin, o quizás de otra cosa, que es una manera práctico-discursiva de sacar móviles poéticos, dialécticos o prácticos al arte del aburrimiento (sobre todo de lo que hoy en día se llama Cultura).

Y como el aburrimiento nos ha juntado al tres, sin tener la mínima idea de qué contenido formativo proponer (ya que la propuesta, si es cultural, es aburrida de entrada, y si es poética no es una propuesta), sólo apuntamos que serán 3 días de taller y 1 día de paseos, con sorpresas. Los participantes pueden elegir si apuntarse al taller con preguntas, respuestas o propuestas (teóricas, políticas o poéticas). Bastará dejar constancia a la hora de matricularse: Interesados ​​escribir a, asunto “Inscripción Taller de Incertidumbres”.

Los inscritos podrán residir en L’Estruch de Sabadell durante el taller.

Inscripción: 20 €.

Además de representar la última forma de resistencia y de anomia en diversos ámbitos performativos, plásticos y discursivos (y en el ámbito del comedor de cada uno), el aburrimiento despierta una desesperada urgencia de elaborar distracciones. Es urgente distraerse de lo que ya aburre (distraerse de un cierto cotilleig sobre cuarto y quinto teatro; distraerse de un cierto delirio sobre emociones e impulsos). Junto con la inmovilidad, en una época tan prestacional y prestativa, aburrirse es el último lujo del pensamiento, y posiblemente la última rendija del discurso, el último caldo de cultivo de toda creatividad. Afrontamos con entusiasmo la perspectiva de embrutecer-nos en grupo (esperando que salga algo muy bestia y viva). Parar es en este momento lo que la acción más necesita. Para aprender de entrada que el espacio del pensamiento y el del deseo no son continentes incomunicados.

Breve fenomenología del tedio (que proporciona una vaga idea de lo que podría pasar durante el taller): el aburrimiento del discurso, el de la poética y el de la praxis empujan tres aburridos de cada uno de estos sectores a pasar el rato tirando piedras a un estanco, por el gusto melancólico de ver cómo se va tomando hilo desde el centro del impacto los círculos concéntricos de un aburrimiento redondo. Pero coincidiendo alrededor de este pequeño estanco, no pueden impedir que los sistemas concéntricos y en expansión de cada uno vayan interfiriendo entre sí, y que, según en qué punto de interferencia, surjan espectaculares fenómenos físicos. Todos los directores del taller ya han trabajado en esta intersección misteriosa. El taller es la tentativa de ir repartiendo piedras para que vuelva a producirse el milagro sabio y barato de que el discurso sepa licuarse en la poética, de que la poética sepa poner turbulencias en la práctica, y de que la práctica sepa levantar el discurso. Que, por ser ya tan aburridos en sí, consigan enturbiarse en algo. En el taller se dará esta misma forma concéntrica, expansiva, turbulenta y rigurosamente inútil (que es lo propio de ir haciendo agujeros en el agua).Escola mòbil presenta:

TALLER DE INCERTESES

Txiki Berraondo, Roberto Fratini i Roger Bernat.

16,17 i 18 de desembre (17,00 – 21,00 h): Taller 1, NauEstruch.

20 de desembre: Passeigs individuals amb els participants.

4 dies de badalls, nimietats, abúlia i malenconies al voltant de res essencial i de l’essencialitat del res…

El taller va dirigit a artistes interessats a tancar-se durant 4 dies amb els directors del taller, convivint-hi el límit perillós d’un avorriment sense fi,  o potser d’un altra cosa, que és una manera pràctico-discursiva de treure mòbils poètics, dialèctics o pràctics a l’art de l’avorriment (sobretot del que avui en dia es diu Cultura).

I com que l’avorriment ens ha ajuntat al tres, sense tenir la mínima idea de quin contingut formatiu proposar (ja que la proposta, si és cultural, és avorrida d’entrada, i si és poètica no és una proposta), només apuntem que seran 3 dies de taller i 1 dia de passeigs, amb sorpreses. Els participants poden escollir si apuntar-se al taller amb preguntes, respostes o propostes (teòriques, polítiques o poètiques). N’hi haurà prou de deixar-ne constància a l’hora de matricular-se:Interessats escriure a , assumpte “Inscripció Taller d’Incerteses”.

Els inscrits podran residir a L’Estruch de Sabadell durant el taller.

Inscripció: 20€.

A més de representar l’última forma de resistència i d’anomia en diversos àmbits performatius, plàstics i discursius (i en l’àmbit del menjador de cadascun), l’avorriment desperta una desesperada urgència d’elaborar distraccions. És urgent distreure’s d’allò que ja avorreix (distreure’s d’un cert cotilleig sobre quart i cinquè teatre; distreure’s d’un cert deliri sobre emocions i impulsos). Junt amb la immobilitat, en una època tan prestacional i prestativa, avorrir-se és l’últim luxe del pensament, i possiblement l’última escletxa del discurs, l’últim caldo de cultiu de tota creativitat. Afrontem amb entusiasme la perspectiva d’embrutir-nos en grup (esperant que surti alguna cosa molt bèstia i viva). Parar és en aquest moment el que l’acció més necessita. Per aprendre d’entrada que l’espai del pensament i el del desig no són continents incomunicats.

Breu fenomenologia del tedi (que proporciona una vaga idea d’allò que podria passar durant el taller): l’avorriment del discurs, el de la poètica i el de la praxi empenyen tres avorrits de cada un d’aquests sectors a passar l’estona tirant pedres a un estanc, pel gust melancòlic de veure com es va prenent fil des del centre de l’impacte els cercles concèntrics d’un avorriment rodó.  Però coincidint  al voltant d’aquest petit estanc, no poden impedir que els sistemes concèntrics i en expansió de cada un vagin interferint entre si; i que, segons en quin punt d’interferència, sorgeixin espectaculars fenòmens físics. Tots els directors del taller ja han treballat en aquesta intersecció misteriosa. El taller és la temptativa d’anar repartint pedres per que torni a produir-se el miracle savi i barat de que el discurs sàpiga liquar-se en la poètica, de que la poètica sàpiga posar turbulències en la pràctica, i de que la pràctica sàpiga aixecar el discurs. Que, per ser ja tan avorrits en si, aconsegueixin enterbolir-se en alguna cosa. Al taller és donarà aquesta mateixa forma concèntrica, expansiva, turbulenta i rigorosament inútil (que és lo propi d’anar fent forats a l’aigua).

ACCIÓ!MAD – TROBADES INTERNACIONALS D’ART D’ACCIÓ DE MADRIDACCIÓ!MAD – TROBADES INTERNACIONALS D’ART D’ACCIÓ DE MADRID

ACCIÓN! MAD – ENCUENTROS INTERNACIONALES DE ARTE DE ACCIÓN DE MADRID 

El Arte de Acción no es una cosa nueva, su historia comienza en la primera década del siglo pasado con las experiencias Futuristas y dadaístas, y aún a pesar del tiempo transcurrido, la vitalidad de este “modo de hacer” no se ha apagado con el transcurso de los años, muy al contrario., el Arte de Acción atraviesa el firmamento creativo de los dos últimos siglos como un fulgurante cometa en donde su estela ha contaminado las Artes Visuales, la Música, la Danza, el Teatro, el Cine y la Literatura que se han visto influenciadas por un nuevo punto de vista en el que la figura del artista asume roles más cercanos al de mediador o catalizador de procesos que al de creador o intérprete.

Debido a su carácter efímero, visible pero intangible, a su indefinición y al hecho de no haber formado parte de ningún movimiento artístico concreto mientras corre paralelo a todos ellos, pocas veces se reconoce el Arte de Acción como un género y una práctica artística independiente dentro de las Artes Visuales. Por otra parte, en la esta gobernado por ritmos diferentes de aquellos que afectan al Teatro y la Danza y necesitar de una audiencia “activa” que poco tiene que ver con la relación tradicional actor-espectador, tampoco ha encontrado su propio espacio en el entorno de las Artes Escénicas.

Acción! MAD – Encuentros Internacionales del Arte de Acción desde el año 2003 se ha establecido como una cita anual que ofrece al público de Madrid na visión amplia y profunda de un género independiente y autónomo, gobernado por sus propias reglas espacio-temporales y que mira siempre de abarcar un espectro geográfico amplio, mostrar diferentes generaciones de artistas y diferentes sensibilidades y por supuesto prestan una especial atención al trabajo de las mujeres que su aportación a la Performance ha sido y se enormemente importante, original y fecunda.

Nieves Correa y Hilario Alvarez

ACCIÓ!MAD – TROBADES INTERNACIONALS D’ART D’ACCIÓ DE MADRID

L’Art d’Acció no es una cosa nova, la seva història comença en la primera dècada del segle passat amb les experiències Futuristes i dadaistes; i encara malgrat el temps transcorregut, la vitalitat d’aquest “modus de fer” no s’ha apagat amb el decurs dels anys, molt al contrari., l’Art d’Acció travessa el firmament creatiu dels dos últims segles com un fulgurant cometa a on la seva estela ha contaminat les Arts Visuals, la Música, la Dansa, el Teatre, el Cine i la Literatura que s’han vist influenciades per un nou punt de vista en el que la figura de l’artista assumeix rols més pròxims al de mediador o catalitzador de processos que al de creador o intèrpret.

Degut al seu caràcter efímer, visible però intangible, a la seva indefinició i al fet de no haver format part de cap moviment artístic concret mentre corre paral·lel a tots ells, poques vegades es reconeix l’Art d’Acció com un gènere i una pràctica artística independent dins de les Arts Visuals. Per altra banda, a l’esta governat per ritmes diferents d’aquells que afecten al Teatre i la Dansa i necessitar d’una audiència “activa” que poc te a veure amb la relació tradicional actor-espectador, tampoc ha trobat el seu propi espai en l’entorn de les Arts Escèniques.

Acció!MAD – Trobades Internacionals de l’Art d’Acció des de l’any 2003 s’ha establert com una cita anual que ofereix al públic de Madrid na visió amplia i profunda d’un gènere independent i autònom, governat per les seves pròpies regles espai-temporals i que mira sempre d’abarcar un espectre geogràfic ampli, mostrar diferents generacions d’artistes i diferents sensibilitats i por suposat presten una especial atenció al treball de les dones que la seva aportació a la Performance ha sigut i es enormement important, original i fecunda.

Nieves Correa i Hilario Alvarez

UNA POSSIBLE BIOGRAFIA DEL MES DE DESEMBREUNA POSSIBLE BIOGRAFIA DEL MES DE DESEMBRE

UNA POSIBLE BIOGRAFÍA DEL MES DE DICIEMBRE 

Me alimenta lo cotidiano como elemento inspirador de mi trabajo, quizá porque no tengo demasiada imaginación y siempre he tenido los pies bastante plantados sobre la tierra. Y esta cotidianidad de mis performances no solo está en lo que digo, nunca me han gustado los mensajes grandilocuentes. Si no también en cómo el dique, en mi propia presencia, en los espacios que elijo y los materiales que utilizo. Digamos que, a partir de la realidad tangible, me gusta construir narraciones diferentes. “

Nieves Correa es una de las principales representantes españolas del arte de acción de entre siglos. Se inicia la acción y la performance en 1987. Desde 1990, ha organizado festivales y programas de performance, tanto de manera independiente como bajo comisariado, entre los que cabe destacar Acción! MAD, del que es directora desde 2003.

UNA POSSIBLE BIOGRAFIA DEL MES DE DESEMBRE

“M’alimento del quotidià com a element inspirador del meu treball, potser perquè no tinc massa imaginació i sempre he tingut els peus bastant plantats sobre la terra. I aquesta quotidianitat dels meus performances no sol està en el que dic, mai no m’han agradat els missatges grandiloqüents. Si no també en com el dic, en la meva pròpia presència, en els espais que elegeixo i als materials que utilitzo. Diguem que, a partir de la realitat tangible, m’agrada construir narracions diferents. “

Nieves Correa és una de les principals representants espanyoles de l’art d’acció d’entre segles. S’inicia a l’acció i la performance l’any 1987. Des de 1990, ha organitzat festivals i programes de performance, tant de manera independent com sota comissariat, entre els quals es pot destacar Acció!MAD, del qual és directora des de 2003.


JOAN CASELLAS SEGONS L’ARXIU AIRE (1976/2010)JOAN CASELLAS SEGONS L’ARXIU AIRE (1976/2010)

JOAN CASELLAS SEGÚN EL ARCHIVO AIRE (1976/2010) 

Esta exposición es una aproximación retrospectiva de la actividad artística de Joan Casellas dentro del arte de acción a través de una cincuentena de fotografías y varias animaciones videográficas. Joan Casellas crea en 1992 la revista postal Aie, (1992-1999) dedicada al arte efímero y de acción. Debido a la tendencia documentalista y fotográfica de Joan Casellas, Aire convierte pronto un importante archivo sobre el arte de acción contemporánea. Tras el cierre de la revista, Aire ha continuado como proyecto documental vivo recopilando y publicando cientos de fotografías en libros, catálogos y prensa especializada y organizando más de 20 exposiciones. Con el tiempo Aire ha incluido en su fondo todas las publicaciones relacionadas con los eventos documentados por Casellas y Xavier Moreno de 1997 a 2001, así como materiales anteriores de los 70 y 80. Aire se convierte en un alter ego de Casellas a veces abrumador por la persistente, voluminosa y sacrificada labor del documentalista. En esta ocasión, el Archivo Aire expone los documentos fotográficos de las acciones de Joan Casellas como parte de un proyecto retrospectivo en proceso. La presente muestra incluye colaboraciones con: Oscar Abril Ascaso, Lluís Alabern, Jordi Cerdá, Nieves Correa, Marta Domínguez y Xavier Moreno y fotografías de: Oscar Abril Ascaso, Hilario Álvarez, Joan Casellas, Nieves Correa, Pilar Bonet, Isabel León, Xavier Moreno, Pietro Pellini, Pisonova, Esnest Puig, Meritxell Roda, Rebeca Rodríguez, Santi Salvador y Jose Carlos Soto.Joan Casellas (Teià, 1960)

ha hecho acciones en toda # 39; Europa, también en América, en Corea e Israel. Individualmente ha expuesto en la Fundación Joan Miró de Barcelona (1979), la Fundación Espais de Girona (1987 y 2003), la Bridgewater-Lutsberg Gallery de Nueva York (1989,) la Dri 05 Gallery de # 39; Amsterdam (1991), la Sala 491 Arte e Investigación de Barcelona (1991), el # 39; ICA de Londres (1994), la Galería H2O de Barcelona (1995 y 2001), y el CASM de Barcelona (2002 y 2006), entre # 39; otros. Publica textos de # 39; arte en diversas revistas y periódicos como el # 39; Hoy, La Vanguardia, Papeles de # 39; Arte, Buen Arte, el Viejo Topo y el Avance. Como fotógrafo y documentalista desarrolla # 39; archivo Aire de # 39; Arte # 39; Acción desde 1992 y organiza eventos de # 39; arte # 39; acción como el encuentro anual La Muga Caula (www.lamugacaula. cat).


JOAN CASELLAS SEGONS L’ARXIU AIRE (1976/2010)

Aquesta exposició és una aproximació retrospectiva de l’activitat artística de Joan Casellas dins l’art d’acció a través d’una cinquantena de fotografies i diverses animacions videogràfiques. Joan Casellas crea l’any 1992 la revista postal Aie, (1992-1999) dedicada a l’art efímer i d’acció. A causa de la tendència documentalista i fotogràfica de Joan Casellas, Aire esdevé aviat un important arxiu sobre l’art d’acció contemporània. Després del tancament de la revista, Aire ha continuat com a projecte documental viu recopilant i publicant centenars de fotografies en llibres, catàlegs i premsa especialitzada i organitzant més de 20 exposicions. Amb el temps Aire ha inclòs al seu fons totes les publicacions relacionades amb els esdeveniments documentats per Casellas i Xavier Moreno del 1997 al 2001, així com materials anteriors dels 70 i 80. Aire esdevé un alter ego de Casellas a voltes aclaparador per la persistent, voluminosa i sacrificada feina del documentalista. En aquesta ocasió, l’Arxiu Aire exposa els documents fotogràfics de les accions de Joan Casellas com a part d’un projecte retrospectiu en procés. La present mostra inclou col·laboracions amb: Oscar Abril Ascaso, Lluís Alabern, Jordi Cerdá, Nieves Correa, Marta Domínguez i Xavier Moreno i fotografies de: Oscar Abril Ascaso, Hilario Álvarez, Joan Casellas, Nieves Correa, Pilar Bonet, Isabel León, Xavier Moreno, Pietro Pellini, Pisonova, Esnest Puig, Meritxell Roda, Rebeca Rodríguez, Santi Salvador i Jose Carlos Soto.

Joan Casellas (Teià, 1960)

ha fet accions arreu d#39;Europa, també a Amèrica, a Corea i Israel. Individualment ha exposat a la Fundació Joan Miró de Barcelona (1979), la Fundació Espais de Girona (1987 i 2003), la Bridgewater-Lutsberg Gallery de Nova York (1989,) la Dri 05 Gallery d#39;Amsterdam (1991), la Sala 491 Art i Recerca de Barcelona (1991), l#39;ICA de Londres (1994), la Galeria H2O de Barcelona (1995 i 2001), i el CASM de Barcelona (2002 i 2006), entre d#39;altres. Publica textos d#39;art en diverses revistes i diaris com l#39;Avui, La Vanguardia, Papers d#39;Art, Bon Art, el Viejo Topo i l’Avenç. Com a fotògraf i documentalista desenvolupa l#39;arxiu Aire d#39;Art d#39;Acció des de 1992 i organitza esdeveniments d#39;art d#39;acció com la trobada anual La Muga Caula (www.lamugacaula.cat).

DESHILACHADO – FRAN BLANESDESHILACHADO – FRAN BLANES

DESHILACHADO

El objetivo de esta performance es hablar a través de imágenes poéticas, de tres temas que están vinculados, los mismos son: 
 La identidad cultural, La revolución industrial Textil, la era posmoderna e individual. La performance está planeada como un recorrido, tanto literal como metafórico, del proceso histórico que surge con la revolución industrial, hasta el actual proceso de despersonalización de las sociedades de la información. Sabadell fue conocido en el siglo XIX como la Manchester catalana, justamente, el espacio donde se tiene previsto hacer la performance, es una antigua fabrica textil, ESTRUCH, hoy reconvertida en centro de producción de artes escénicas y perforatives, con más de 15 años de trayectoria. El tejido cultural que había en Sabadell hace tan solo unas décadas atrás, ya no es el mismo tras la des-industrialización del área, tanto es así que el proceso que han vivido las personas de Sabadell, les ha llevado a perder una “marca identitaria”, como era la de la Industria textil. Asimismo, el propio artista, con antepasado catalanes que emigraron a la Argentina, en su propio proceso de inserción cultural en Cataluña, ha vivido un proceso de “despersonalización” que quiere resignificar a través de esta performance, donde los hilos y telas, que representan por sus colores, las banderas de Cataluña y Argentina, simbolizan el entramado cultural del mismo artista. El cuerpo del mismo será el hilo conductor de la performance, y la interacción con el público, una forma de establecer nuevos lazos de comunicación entre ambas culturas, y lo que queda de aquel proyecto modernista industrial. La videoperformance tiene previsto ser el comienzo de una serie de representaciones de “palabras y frases hechas” del imaginario colectivo ibérico. Las interpretaciones de las mismas se llevarán a cabo a través de las herramientas corporales, el humor como vehículo de comunicación y la ironía.

Fran Blanes. Argentina, 1973. Vídeo artista Documentalista, Performer y Gestor Cultural. Licenciado en Publicidad y Comunicación Social por la Universidad del Salvador. Estudios de Realización de Cine y Vídeo, en el Instituto Nacional de Cine y en el CYEVIC, Centro Experimental de Video-Cine, en Buenos Aires. Postgrado en Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Nacional del Sur. Posgrado Teoría y Crítica del arte, en EINA – Escuela de Diseño y Arte, Barcelona. En 1999 obtiene una beca de la Generalidad de Cataluña para realizar el Master en Documental de Creación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi práctica artística mezcla influencias del Conceptual y el Surrealismo, partiendo de nociones generales y utilizando el lenguaje como un gesto humorístico, para llegar a lugares particulares a través del Inconsciente. Mi obra está centrada en cuestiones como la (s) identidad (es), las fronteras entre el Público y el Privado desde el Absurdo, partiendo de situaciones y objetos cotidianos, para subvertir a través de diferentes soportes. Trabajo a partir del dibujo, para luego llegar a intervenciones, registrados con vídeo y fotografía. Otra línea de interpretación son las Performances, centrándose en mi relación con mi cuerpo. Actualmente estoy desarrollando proyectos de producción e investigación más complejos y soy artista residente en

www.hangar.org

www.ob-art.com/artists/fran-blanes


DESHILACHADO

L’objectiu d’aquesta performance és parlar a través d’imatges poètiques, de tres temes que estan vinculats, els mateixos són: 
La identitat cultural, La revolució industrial Tèxtil, l’era postmoderna i individual.

La performance està planejada com un recorregut, tant literal com metafòric, del procés històric que sorgeix amb la revolució Industrial, fins a l’actual procés de despersonalització de les societats de la informació. Sabadell va ser conegut el segle XIX com la Manchester catalana, justament, l’espai on es té previst fer la performance, és una antiga fabrica Tèxtil, ESTRUCH, avui reconvertida en centre de producció d’arts escèniques i perforatives, amb més de 15 anys de trajectòria.

El teixit cultural que hi havia a Sabadell fa tan sol unes dècades enrere, ja no és el mateix després de la des-industrialització de l’àrea, tant és així que el procés que han viscut les persones de Sabadell, els ha portat a perdre una “marca identitària”, com era la de la Indústria tèxtil.

Així mateix, el propi artista, amb avantpassat catalans que van emigrar a l’Argentina, en el seu propi procés d’inserció cultural a Catalunya, ha viscut un procés de “despersonalització” que vol resignificar a través d’aquesta performance, on els fils i teles, que representen pels seus colors, les banderes de Catalunya i Argentina, simbolitzen l’entramat cultural del mateix artista.

El cos del mateix serà el fil conductor de la performance, i la interacció amb el públic, una forma d’establir nous llaços de comunicació entre ambdues cultures, i el que queda d’aquell projecte modernista industrial.

La videoperformance té previst ser el començament d’una sèrie de representacions de “paraules i frases fetes” de l’imaginari col·lectiu ibèric. Les interpretacions de les mateixes es duran a terme a través de les eines corporals, l’humor com a vehicle de comunicació i la ironia.

Fran Blanes. Argentina, 1973. Vídeo artista Documentalista, Performer i Gestor Cultural.
Llicenciat en Publicitat i Comunicació Social per la Universitat del Salvador. Estudis de Realització de Cinema i Vídeo, en l’Institut Nacional de Cinema i en el CYEVIC, Centre Experimental de Vídeo- Cinema, en Buenos Aires. Postgrau en Història de l’Art Contemporani a la Universitat Nacional del Sud.
Postgrau Teoria i Crítica de l’art, en EINA – Escola de Disseny i Art, Barcelona. El 1999 n’obté una beca de la Generalitat de Catalunya per realitzar el Màster en Documental de Creació en la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva pràctica artística barreja influències del Conceptual i el Surrealisme, partint de nocions generals i utilitzant el llenguatge com un gest humorístic, per arribar a llocs particulars a través de l’Inconscient. La meva obra està centrada en qüestions com la(s) Identitat(s), las fronteres entre el Públic i el Privat des de l’Absurd, partint de situacions i objectes quotidians, per subvertir-los a través de diferents suports. Treballo a partir del dibuix, per després arribar a intervencions, registrades amb vídeo i fotografia. Una altra línia d’interpretació són les Performances, centrant-se en la meva relació amb el meu cos. Actualment estic desenvolupant projectes de producció i investigació més complexos i sóc artista resident en

www.hangar.org

www.ob-art.com/artists/fran-blanes